sábado, 10 de enero de 2026

Hace 100 años: Man Rustlin'

El 10 de enero de 1925 se estrenó la película estadounidense Man Rustlin', dirigida por Del Andrews e interpretada por Con Bob Custer, Florence Lee, Jules Cowles, Sam Allen, James T. Kelley, Pat Beggs, Howard Fay, Skeeter Bill Robbins. Productora: Bob Custer Productions. Duración: 50 minutos. 
Sinopsis argumentalA instancias de Mary Wilson, su novia maestra de escuela, Buck Hayden se convierte en reportero del periódico local. En su búsqueda de noticias, Bob persigue a unos bandidos, se ve envuelto en el fuego cruzado de una disputa y recupera el botín del robo de una diligencia de Wells Fargo. Bob tiene tanto éxito escribiendo sobre sus aventuras que se convierte en columnista sindicado de un periódico del este, y se casa con Mary para celebrar su nuevo trabajo.
Comentario: Es un ejemplo de los seriales y westerns de la época, con elementos de drama y aventura. 

“Father Mother Sister Brother", de Jim Jarmusch: ¿ejercicio de estilo lúdico o clip inconsistente?

El cineasta estadounidense regresa con una triple saga familiar narrada en forma de haikus contemplativos, ambientada en Estados Unidos, Dublín y París. Si se trata de una composición caprichosa o de una obra superficial, la crítica está dividida.
Se trata de un tríptico, tres historias independientes, en tres países diferentes, que giran en torno a un momento compartido entre hijos adultos y padres distantes. En la primera historia, un hermano (Adam Driver), al volante, y su hermana (Sarah Greene) conducen por la campiña nevada del noreste de Estados Unidos. Se dirigen a la casa de su padre viudo y solitario. Según ellos, rara vez lo ven. Se dice que es frágil y vive en circunstancias precarias, y que el hijo les proporciona apoyo económico sin reservas. Al llegar a la casa, los hermanos son recibidos por este enigmático hombre (Tom Waits).

La nueva película del director de la continuación de una de las mayores obras maestras del cine bélico

Después de que la nueva versión del clásico del cine bélico Sin novedad en el frente (Im Westen nichts Neues, 2022), de Edward Berger, causara un gran revuelo internacional en Netflix, Prime Video ha respondido con una original de origen alemán ambientada en la Segunda Guerra Mundial como es Der Tiger (El Tanque).
La película traslada al público al frente oriental en el año 1943: Una tripulación de cinco hombres de un tanque alemán Tiger recibe la misión de avanzar profundamente detrás de la encarnizadamente disputada línea del frente para cumplir una misión secreta.
Pero a medida que se adentran cada vez más en territorio enemigo, no solo se enfrentan a escenarios bélicos mortales, sino que también quedan atrapados de forma creciente en el torbellino de sus propios miedos y abismos psicológicos. 
La pesadilla se intensifica por el hecho de que los soldados están atiborrados de metanfetaminasy su misión se transforma en un viaje inevitable hacia el corazón de su propia oscuridad. En la silla de dirección se sienta Dennis Gansel, que ya conoce a la perfección los temas históricos y el cine bélico. 
En 2004 dirigió Napola, escuela de élite nazi y más tarde se encargó de la dirección de varios episodios de El submarino (Das Boot) de 2022, serie basada la obra maestra bélica homónima de Wolfgang Petersen.
Delante de la cámara se encuentra un reparto principal formado por David Schütter, Sebastian Urzendowsky, Leonard Kurz, Yoran Leicher y Laurecen Rupp, entre otros. Se puedever Der Tiger (El Tanque) en Prime Video.

viernes, 9 de enero de 2026

Películas de la semana: 9 de enero

Song Sung Blue: Canción para dos

Título original: Song Sung Blue. Dirección: Craig Brewer. País: Estados Unidos. Año: 2025. Duración: 131 minutos. Género: Drama. Musical. Romance. Música. Basado en hechos reales. InterpretaciónHugh Jackman, Kate Hudson, Michael Imperioli, Fisher Stevens, James Belushi, Ella Anderson, King Princess, Hudson Hensley, Mustafa Shakir, Cecelia Riddett, John Beckwith, Shyaporn Theerakulstit. Guion: Craig Brewer, Greg Kohs. Música: Canciones: Neil Diamond. Fotografía: Amy Vincent. Productora: Davis Entertainment, Focus Features. Distribuidora: Universal Pictures. Premios y nominaciones: Premios Globos de Oro: Nominada a Mejor actriz principal - Comedia o musical. Estreno en España: 9 de enero de 2026. Sinopsis: Mike Sardina es un cantante, ex alcohólico, que se gana la vida haciendo imitaciones de cantantes famosos. En uno de sus trabajos conoce a otra mujer que también actúa, Claire, y la conexión es instantánea. Ambos están divociados, él tiene una hija que vive con su madre y ella tiene dos hijos que viven con ella. Pronto deciden emprender un proyecto común, no sólo en el terreno sentimental sino también profesional: el de formar un grupo para interpretar temas de Neil Diamond, el gran ídolo de Mike. Se llamarán Lightning & Thunder (Rayo y Trueno) y contra pronóstico empiezan a tener éxito. Sin embargo, las dificultades se multiplicarán. Está basada en el documental homónimo de 2008 de Greg Kohs. 

Rental Family (Familia de alquiler)

Título original: Rental Family. Dirección: Hikari. País: Japón. Año: 2025. Duración: 103 minutos. Género: Comedia. Drama. Comedia dramática. Interpretación: Brendan Fraser, Mari Yamamoto, Takehiro Hira, Akira Emoto, Shannon Mahina Gorman, Shino Shinozaki, Bun Kimura, Misato Morita, Daikichi Sugawara. Guion: Stephen Blahut, Hikari. Música: Jon Thor Birgisson, Alex Somers
Fotografía: Stephen Blahut. Productora: Coproducción Japón-Estados Unidos; Knockonwood, Sight Unseen Pictures. Distribuidora: Walt Disney. Premios y nominaciones: Festival de Valladolid - Seminci: Nominada a mejor película - Espiga de Oro; Asociación de Críticos Norteamericanos (NBR): Nominada a mejores 10 películas del año; Critics Choice Awards: Nominada a mejor intérprete joven. Estreno en España: 9 de enero de 2026. Sinopsis: Ambientada en el Tokio actual, sigue a un actor estadounidense que lucha por encontrar un propósito en la vida hasta que consigue un trabajo inusual: trabajar para una agencia japonesa de "familias de alquiler", interpretando papeles de suplente para desconocidos. A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que difuminan las líneas entre la actuación y la realidad. Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, redescubre el propósito, la pertenencia y la tranquila belleza de las relaciones humanas.

Nouvelle Vague

Dirección: Richard Linklater. País: Francia. Año: 2025. Duración: 105 minutos. Género: Drama. Comedia. Cine dentro del cine. Interpretación: Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin, Bruno Dreyfürst, Benjamin Clery, Adrien Rouyard, Jodie Ruth-Forest, Antoine Besson, Paolo Luka Noé, Jade Phan-Gia, Tom Novembre, Alix Bénézech. Guion: Holly Gent Palmo, Richard Linklater, Laetitia Masson, Vincent Palmo Jr., Michèle Pétin. Fotografía: David Chambille. Productora: ARP, Cinetic Media. Distribuidora: Elástica Films. Premios y nominaciones: Premios Globos de Oro: Nominada a mejor película - Comedia o musical; Festival de Cannes: Nominada a Palma de Oro: Mejor película; Premios Independent Spirit Awards: Nominada a mejor interpretación de reparto; Festival de Morelia: Premio del Público; Premios Gotham: Nominada a mejor película internacional. Estreno en España: 9 de enero de 2026. Sinopsis: La película ofrece una mirada diferente y libre al caótico nacimiento de un clásico Al final de la escapada (À bout de souffle), en 1959. Es la historia de Jean-Luc Godard rodando su ópera prima, narrada con saltos, rupturas y humo de cigarro, al ritmo frenético del cine de la Nouvelle Vague. Con muchas dudas, teniendo que enfrentarse a desafíos y gracias a su amor al cine, Godard reinventa las reglas mientras graba la película sin permiso, improvisa guiones y desafía al sistema. Un pequeño homenaje en forma y fondo al genio que cambió el lenguaje del cine. 

La cronología del agua

Título original: The Chronology of Water. Dirección: Kristen Stewart. País: Reino Unido. Año: 2025. Duración: 128 minutos. Género: Drama. Biográfico. Abusos sexuales. Natación. Interpretación:  Imogen Poots, Thora Birch, Earl Cave, Michael Epp, James Belushi, Charlie Carrick, Susannah Flood, Kim Gordon, Tom Sturridge, Esme Allen, Anna Wittowsky. Guion: Kristen Stewart, Andy Mingo. Memorias: Lidia Yuknavitch. Producción: Andy Mingo, Kristen Stewart, Ridley Scott. Música: Paris Hurley. Fotografía: Corey C. Waters. Productora: Coproducción Reino Unido-Francia-Estados Unidos-Letonia; Scott Free Productions, CG Cinéma, NeverMind Productions, Forma Pro Films. Distribuidora: Sideral. Premios y nominaciones: Festival de Cannes: Nominada a Un Certain Regard: Mejor película; Festival de Valladolid - Seminci: Nominada a mejor Película - Espiga de Oro. Estreno en España: 9 de enero de 2026. Sinopsis: Cuando su hermana mayor escapa de casa, Lidia, una niña con una incipiente carrera como nadadora, comienza a sufrir los abusos sexuales de su padre. Su infancia y adolescencia se convierten en una tortura, mientras ella espera marcharse a la universidad gracias a una beca de natación. Pero fuera de casa las cosas tampoco serán sencillas. La escritora Lidia Yuknavitch encontró la salvación, tras una infancia y juventud marcados por los abusos y adicciones, en la literatura y la natación y acabó convirtiéndose en una exitosa maestra, madre y escritora. 

Misión Santa: Yoyo al rescate

Título original: Mission Santa: Yoyo to the Rescue. Título alternativo: Mission Santa - Ein Elf rettet Weihnachten. Dirección: Ricard Cussó, Damjan Mitrevski. País: Estados Unidos. Año: 2025. Duración: 91 minutos. Género: Animación. Infantil. Navidad. Reparto: Animación. Guion: Peter Johnston, Jamie Nash. Música: Ack Kinmonth. Fotografía: Animación. Productora: Coproducción Estados Unidos-Alemania-India; Broadvision Perspectives, M.A.R.K.13, Studio56, Toon2Tango. Distribuidora: 39 Escalones. Estreno en España: 9 de enero de 2026. Sinopsis: El taller de Santa Claus ha sido completamente modernizado. La magia y la tradición han sido reemplazadas por la automatización y la eficiencia. El trabajo en el Polo Norte recae en manos de una nueva generación de elfos expertos en tecnología. Esto es algo que desconcierta a Yoyo, un elfo adorable pero ingenuo en el primer día de su trabajo soñado en el nuevo taller de Santa. Cuando un hacker sin escrúpulos, sediento de venganza, toma el control del Polo Norte, la conmoción de Yoyo ante el estado desolador del taller pronto se transforma en otro temor: la Navidad corre peligro si Santa no llega. Desafortunadamente, nadie tiene ni idea de dónde está Papá Noel ni de cómo encontrarlo. Yoyo se embarcará en una alocada misión junto a Coco, la cínica elfa de recursos humanos, su fiel cachorro de reno Biscuit y el dron de empaquetado Snowflake para salvar la Navidad.

Hace 100 años: Maldad encubierta

El 9 de enero de 1926 se estrenó la película estadounidense Maldad encubierta (The Blackbird), dirigida por Tod Browning e interpretada por Lon Chaney, Owen Moore, Renée Adorée, Doris Lloyd, Andy MacLennan, William Weston, Sidney Bracey, Ernie Adams, Charles Avery, Lionel Belmore, Margaret Bert, Peggy Best, Louise Emmons, Walter Findon, Willie Fung, Fred Gamble, Joseph Hazelton, Cecil Holland. Productora: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Duración: 86 minutos. 
Sinopsis argumental: Dan (Lon Chaney), un delincuente habitual del miserable distrito londinense de Limehouse, tiene una doble personalidad. Unas veces es The Bishop, un hombre tullido que tiene fama de bienhechor de los desheredados. En cambio, cuando asume el papel de The Blackbird es un hombre separado de su mujer y enamorado de una artista que actúa en un café cantante. La generosidad y la falsa invalidez de The Bishop sirven de sofisticada tapadera para los delitos de The Blackbird. Pero la llegada de otro ladrón, West End Bernie (Owen Moore), que empieza a hacerle la competencia, pone en peligro su impunidad.
Comentario: The Blackbird (Lon Chaney) fue llamado The Mocking Bird en otras versiones de la película.

Muerte de Béla Tarr maestro del cine húngaro (II)

(cont.)
Tristeza, pesada como una sustancia. Una tristeza tan pegajosa como eminentemente musical (las bandas sonoras del compositor Mihály Vig son embriagadoramente cautivadoras): esto es, sin duda, lo que caracteriza toda su obra. La melancolía de un marxista ortodoxo que siempre rechazó tanto la censura política de los regímenes estalinistas como la censura del mercado. La melancolía de un geógrafo del alma, hijo de un actor de teatro que decía haber "crecido en la calle" antes de entrar en la universidad, para luego volver a dejarla y convertirse en trabajador de un astillero.
Después de Sátántangó, este poeta radical, admirado por Gus Van Sant y Martin Scorsese, dirigió tres películas más:
Armonías de Werckmeister (Werckmeister harmóniák, 2000). A la ciudad llega un espectáculo ambulante que promete exhibir a la ballena más grande del mundo. Despierta también una gran curiosidad una figura misteriosa e imprevisible a la que llaman "el Príncipe"...
- El hombre de Londres (A Londoni férfi2007), codirigida con Ágnes Hranitzky. Maloin es un vigilante de una estación de tren que, de forma casual, es testigo de un asesinato, y acaba haciéndose cargo de una maleta llena de dinero que trastocará para siempre su vida, acarreándole muchos problemas. Inspirada en la novela homónima de 1934 de Georges Simenon. Presentada en Cannes, fue un semi-fracaso: el costoso y complejo rodaje en estudio fue interrumpido varias veces, en particular por el suicidio del productor francés, Humbert Balsan. El hombre de Londres sólo tiene 29 planos secuencia y una duración de 132 minutos. la película es una exploración del lugar que ocupan las rupturas anónimas del orden social en la vida personal. En su mayor parte, las cuestiones de justicia operan en el trasfondo de El hombre de Londres, que pone en primer plano las percepciones y el punto de vista de un testigo accidental del asesinato que, como el espectador, no tiene conexión con nadie involucrado.
Durante un tiempo, hubo temores de que Béla Tarr renunciara a todo después de esta tragedia, pero regresó una última vez para dirigir: 
- El caballo de Turín (A Torinói ló, 2011). Una especie de alegoría del Apocalipsis, la película comienza evocando el día en que Nietzsche descendió a la locura, antes de seguir la lucha diaria por la supervivencia de un granjero y su hija, observados por un caballo que parece sentir el fin del mundo. Aquí también hay poco diálogo, blanco y negro, y visiones inolvidables, como la secuencia en la que los trabajadores pelan a mano su enorme patata humeante y la devoran, quemándose los dedos y la garganta. ¿Desesperación? Sí y no. Porque este canto del cisne también evoca una extraña sensación de paz.

jueves, 8 de enero de 2026

Mascha Schilinski, la cineasta un tanto mágica detrás de la poderosa “El sonido de la caída”

Ha gestionado castings infantiles y ha dirigido una notable primera película en 2017, Die Tochter, conocida internacionalmente como Dark Bkue Girl, que narraba como dos años después de la ruptura de Hannah y Jimmy, la pareja vuelve a enamorarse inesperadamente al vender su casa de vacaciones en una pequeña isla volcánica en el Egeo. A sus 41 años, la cineasta berlinesa estrena un segundo largometraje de atmósfera inquietante, ganador del Premio del Jurado en Cannes.
¿Cuántas de estas películas, tan poderosamente cautivadoras, nos persiguen mucho después de haberlas visto? Desde el último Festival de Cine de Cannes, donde compartió un inspirado Premio del Jurado con Sirât de Oliver Laxe, El sonido de la caída (In die Sonne schauen, 2025) regresa inesperadamente para acariciar nuestros recuerdos, como burbujas de aire que surgen de las profundidades para estallar en la superficie. Así, aparentemente al azar, aparece la imagen de una joven rubia vestida de luto, con su mirada penetrante clavada en la cámara. O la de otra joven, con la mirada también fija en el objetivo mientras se sumerge en un río, con la mochila cargada de piedras y terror: suicidio en lugar de...
La tramaCuatro niñas, Alma, Erika, Angelika y Lenka, pasan su juventud en la misma granja del norte de Alemania. A medida que la casa evoluciona a lo largo de un siglo, los ecos del pasado perduran en sus paredes. Aunque separadas por el tiempo, sus vidas empiezan a reflejarse.
Una de las películas alemanas más impactantes de los últimos años. Mascha Schilinski entrelaza cuatro décadas de vidas de mujeres en un mosaico onírico y no lineal donde recuerdos, cuerpos y experiencias se fusionan en algo que trasciende generaciones. Con efectos visuales impresionantes e interpretaciones extraordinarias, la película es oscura, poética y profundamente conmovedora. Perdura mucho después de los créditos finales.

Muerte de Béla Tarr maestro del cine húngaro (I)

El cineasta húngaro, conocido por sus tomas largas y películas en blanco y negro
que retratan paisajes desolados. 
Cielos grises, barro, lluvia. Esta es la imagen perdurable que perdura de su cine, vasto como un continente. Béla Tarr falleció el martes 6 de enero de 2025, a los 70 años, tras una larga enfermedad. El descubrimiento de su obra se remonta al invierno de 1997. 
En París, nos esperaba una película monumental de siete horas y media Sátántangó (1994), la historia relata gradualmente los problemas de una granja colectiva durante unos pocos días de otoño en los años de la Hungría post-comunista, observada desde la perspectiva de distintos personajes, una crónica campesina de un pueblo húngaro aparentemente abandonado en medio de una llanura azotada por el viento y la lluvia. Los pocos habitantes se espían entre sí, sus relaciones aparentemente regidas únicamente por el dinero y el sexo. En esta tierra de nadie descolorida (definitivamente en blanco y negro), una alegoría del colapso del comunismo, el plano secuencia reina: si un personaje tiene que ir al otro extremo del pueblo, el sinuoso camino se filma continuamente. Lo mismo ocurre con las comidas, las labores agrícolas y las copas en el baile del pueblo, todo ello con una música tan hermosa que hace llorar. Para algunos espectadores, esta "lentitud" resulta mortalmente aburrida. Para otros, la experiencia es única. Porque es, sin duda, una experiencia, tanto sensorial como mental. Una que combina meteorología, materialismo y metafísica sin una pizca de ironía. Una que equivale nada menos que a un viaje alucinante a través del tiempo.
Sátántangó (1994)
El hombre capaz de semejante gesto, un orgulloso desafío a todas las leyes que regían el cine comercial, no era otro que Béla Tarr. Hasta entonces desconocido en Francia, ya había dirigido media docena de películas, entre ellas Nido familiar (Családi tüzfészek, 1979), que narra los conflictos de una joven pareja que no puede mantener su propio hogar y se ven obligados a compartir habitación con los padres de él; y Gente prefabricada (Panelkapcsolat, 1982), una pareja vive con sus dos hijos en un apartamento confortable. Un día el hombre decide marcharse. Una mezcla de John Cassavetes y realismo sociológico. 
Se trataba de un cine crudo, cámara en mano, a diferencia de sus trabajos posteriores, como Almanaque de otoño (Öszi almanac, 1984), una mujer anciana es dueña del apartamento en que vive con su hijo. La mujer está enferma, y una joven enfermera, acompañada por su novio, se ha mudado con ella para administrarle las inyecciones. Un drama claustrofóbico con tintes bergmanescos.
Almanaques de otoño (1984)
Y, especialmente La condena (Damnación, 1987), Karrer lleva una vida retirada en una población minera. Las tardes las pasa siempre en el bar Titanik, cuyo dueño le propone participar en una operación de contrabando, pero él prefiere cederle ese trabajo al marido de la cantante del bar, que contiene las semillas de los temas y el estilo de su posterior obra maestra. La condena supuso un punto de inflexión en más de un sentido. Realizada en la Hungría socialista sin financiación pública —en otras palabras, de forma completamente ilegal—, la película, presentada en el Festival de Cine de Berlín sin aprobación oficial a finales de los años 1980, selló el exilio forzado de Béla Tarr. El cineasta tendría que permanecer a partir de entonces en Alemania Occidental, donde ya impartía clases. "Es uno de los períodos más tristes de mi vida", declaro en 2011. "El exilio es un castigo terrible, uno que no podría infligir ni a mis peores enemigos".
(cont.)

Richard Linklater y su homenaje a la 'Nouvelle Vague'

El director estadounidense rinde homenaje a la generación de autores franceses que cambió el cine en una divertida comedia en blanco y negro. Protagonizada por Guillaume Marbeck como Jean-Luc Godard, Zoey Deutch como Jean Seberg, y Aubry Dullin como Jean-Paul Belmondo. 
La historia detrás de la creación del movimiento cinematográfico francés conocido como 'Nouvelle Vague', centrándose en la producción de la innovadora película de Jean-Luc Godard Al final de la escapada (Á bout de souffle) en 1959.
Nouvelle Vague es un homenaje a la parte más francesa de la historia del cine, cuando a partir de los años 1960 un grupo de cineastas cambiaron el modo de acercarse al Séptimo Arte. Pretendían estos “caballeros del cine” restar aditamentos y artificios a las historias, con rodajes rápidos, buscando la naturalidad y centrándose en lo esencial, con un realismo casi improvisado que bebía de autores ya consagrados como Bresson o el italiano Rossellini. Por eso, aunque se trate de una coproducción con Estados Unidos, no deja de resultar curioso que esta película tan francesa esté filmada por el norteamericano Richard Linklater, pese a que éste sea un cineasta “outsider”, que precisamente busca también con frecuencia la experimentación, como la que ofreció, por ejemplo, en Boyhood, un film hiperrealista y audaz rodado a lo largo de 14 años.
En Nouvelle Vague el guión firmado por Holly Gent y Vincent Palmo, Jr., habituales colaboradores de Linklater, se centra casi exclusivamente en el día a día del rodaje de Al final de la escapada, y en las relaciones de Godard con los actores, con el productor, con el cámara y con el resto de sus asistentes, los cuales no salen de su asombro al comprobar el modo de trabajar del director de las perpetuas gafas de sol, un tipo algo chulesco, tremendamente seguro de sí mismo, anárquico y caradura, aparentemente desordenado e improvisador nato. La película muestra a un cineasta sin duda carismático pero también capaz de hacer perder la paciencia a cualquiera. Sufrirán especialmente su talento artístico el desconcertado productor Beauregard y la contrariada Jean Seberg, quien después de trabajar con el rígido Preminger, se ve empujada al otro extremo, hasta el punto de estar completamente perdida, no saber qué está rodando, ignorar sus diálogos y sentirse únicamente al albur de quién sabe qué caprichos del debutante Godard.

miércoles, 7 de enero de 2026

Hace 100 años: Christmas Riches

 El 1 de enero de 1926 se estrenó la película Christmas Riches, dirigida por Robert F. McGowan, James Tyer, Oscar E. Soglow, David Fleisher, Seymour Kneitel e interpretada por Joe Cobb, Jackie Condon, Mickey Daniels, Johnny Downs, Mary Kornman. Productora:  Duración: 150 minutos. 
Sinopsis argumental: Mae Questel (Betty Boop) y Jimmy Durante traen alegría navideña con esta antología. Con la pionera animación de David Fleisher y conmovedoras historias de acción real. 
Comentario: La película entrelaza relatos de magia, compasión y esperanza, incluyendo una emotiva adaptación de "la pequeña cerillera" de Hans Christian Andersen. 

Hace 100 años: Under Fire

El 1 de enero de 1926 se estrenó la película estadounidense Under Fire, dirigida por Clifford S. Elfelt e interpretada por Bill Patton, Jean Arthur, Cathleen Calhoun, Norbert A. Myles, William Bertram, Bert Lindley, Ervin Renard, W. Cassel. Productora: Clifford S. Elfelt Productions. Duración: 50 minutos. 
Sinopsis argumentalEl teniente Tom Brennan es destituido del 7.º de Caballería por dos cargos, ambos injustos: desertar a sus hombres ante un cruel ataque indio y recibir a una mujer casada en su cuartel fuera del horario laboral. Tom se adentra en el desierto y es recogido medio muerto por Yuba Bill, un prospector con quien se asocia. Los indios se lanzan a la guerra, y Tom cabalga hasta el fuerte y advierte al coronel. La inocencia de Tom queda demostrada por la confesión de un soldado raso, y Tom es reincorporado al servicio con todos los honores, renovando su compromiso con Margaret Cranston.
Comentario: La Cinémathèque québécoise de Canadá conserva una copia de Under Fire

Hace 100 años: Moana

El 7 de enero de 1926 se estrenó la película estadounidense Moana, dirigida por Robert J. Flaherty. Reparto: Documental, Intervenciones de: Fa'amgase, Pe'a, T'ugaita, Ta'avale. Productora: Famous Players-Lasky Corporation. Duración: 85 minutos.
Sinopsis argumental: Documental que refleja la vida cotidiana de una de las islas de Samoa, y donde se nos presenta cómo sus habitantes pescan, cazan o celebran sus ceremonias ancestrales de iniciación. 
Comentario: Se cree que Moana es el primer largometraje realizado con película pancromática en blanco y negro en lugar de la película ortocromática que se usaba comúnmente en ese momento en los largometrajes de Hollywood. Flaherty desarrolló su película sobre la marcha, en una cueva de Savai'i. En el proceso, inadvertidamente se envenenó a sí mismo y requirió tratamiento después de beber agua de la cueva que contenía nitrato de plata, que lavó la película. El nitrato de plata también provocó la formación de manchas en el negativo. 

“Metrópolis”, una influyente película futurista

El que ha entrado, 2026, se el año en el que Thea von Harbou ambientó su Metrópolis, la novela en la que su entonces marido, el gran Fritz Lang, basó la película homónima, todo un clásico del cine silente, la ciencia-ficción y el expresionismo alemán. Metrópolis (Metropolis, 1927), es básicamente eso, una distopía. Pero, en muchos aspectos, aquí y ahora nos toca mucho más de cerca que las demás.
La tramaFuturo, año 2026. En la megalópolis de Metrópolis la sociedad se divide en dos clases, los ricos que tienen el poder y los medios de producción, rodeados de lujos, espacios amplios y jardines, y los obreros, condenados a vivir en condiciones dramáticas recluidos en un gueto subterráneo, donde se encuentra el corazón industrial de la ciudad. Un día Freder (Alfred Abel), el hijo del todopoderoso Joh Fredersen (Gustav Frohlich), el hombre que controla la ciudad, descubre los duros aspectos laborales de los obreros tras enamorarse de María (Brigitte Helm), una muchacha de origen humilde, venerada por las clases bajas y que predica los buenos sentimientos y al amor. El hijo entonces advierte a su padre que los trabajadores podrían rebelarse. 
En el año 2010 se estrenó la versión íntegra -y original- de Metrópolis, tal y como la concibió Fritz Lang, con 25 minutos más de metraje. Tras su estreno alemán en 1927, la película fue editada por los estudios Paramount con 30 minutos menos que el montaje original de Fritz Lang. La UFA (Universum Film AG), el estudio cinematográfico más importante de Alemania durante la primera mitad del siglo XX, también la cortó para la exportación. El original se creyó perdido, hasta que en 2008, se descubrió que un museo de Buenos Aires tenía una copia adquirida a finales de los años 1920. Tras su restauración, finalmente se estrenó la Metrópolis original en el Festival de Berlín del 2010.

martes, 6 de enero de 2026

Efemérides de cine: Cuando Conchita se escapa, no hay tocata

En 1976 se estrenó la película española Cuando Conchita se escapa, no hay tocata, dirigida por Luis María Delgado e interpretada por María Luisa San José, Vic Winner, Rafael Hernández, Máximo Valverde, Bárbara Rey, Tito García, Carlos Ballesteros, Blaki, Alberto Dalbes, Ángel Pavlosky, Carmen Platero. Productora: Jesús María Núñez de Aranguren, Núñez de Aaranguren P.C, Profilmes. Duración: 85 minutos. 
Sinopsis argumental: Un empresario taurino, de nombre Carlos, aparece asesinado. Su secretaria y un periodista comienzan a investigar las circunstancias que rodean el crimen, terminando por sumergirse en el submundo de las mafias de la droga. Carlos murió por un ajuste de cuentas al quedar claro que se dedicaba al tráfico de estupefacientes, usando para ello el traje de luces de uno de sus toreros sin que él lo supiera.
Comentarios: Está basada en la novela Reportero de sucesos, de J.A. Valedón. Se conmemora el quincuagésimo aniversario de su estreno. 

Efemérides de cine: A mí qué me importa que explote Miami

En 1976 se estrenó la película española A mí qué me importa que explote Miami, Dirigido por Manuel Caño e interpretada por Blanca EstradaGuillermo Álvarez Guedes, Adolfo BlumTrini AlonsoArmando RoblanCésar CampaMaría Eugenia DávilaRamón CenteneroJulio DomingoAnam MunarMaría Antonia del RíoAldo SambrellDavid Carpenter. Productora: Amanecer Films, Álvarez Guedes Enterprises. Duración: 85 minutos.
Sinopsis argumental: Unos recién casados viajan a Miami a pasar su luna de miel. Ya en la suite nupcial de un lujoso hotel, ella, una joven pura, se prepara para el gran momento, él espera entusiasmado e impaciente y... de repente, una tremenda explosión. Inmediatamente el hotel es rodeado por el ejército. Pues resulta que una pequeña cápsula de gran contenido radiactivo se ha incrustado en la nalga de la novia. Y ahora, la novia, y sobre todo esa parte de su anatomía, pasa a ser declarada "zona militar", y solamente el ejército tiene acceso a ella.
Comentarios: Una surrealista comedia española de enredo. Se conmemora el quincuagésimo aniversario de su estreno.

“Submersion” en Netflix: ¿cuál es el valor de esta apocalíptica película coreana, número 1 en la plataforma?

El gran diluvio (Daehongsu, 2025), es una película surcoreana de ciencia ficción, coescrita y dirigida por Kim Byung-woo, y protagonizada por Kim Da-mi y Park Hae-soo. Película distópica de ciencia ficción, un bucle temporal que explora la mente humana en el contexto de un desastre. Se centra en la ansiedad, el trauma y el amor maternal de un ser humano atrapado en un espacio confinado y una situación repetitiva, en lugar del espectáculo de ese mismo sujeto atrapado en una catástrofe.
La trama: Cuando el impacto de un meteorito derrite la capa de hielo de la Antártida, desatando una inundación devastadora en todo el mundo, An-na lucha por salvar a su hijo Ja-in. Por su parte, Hee-jo es un miembro del equipo de seguridad humana enviado para rescatar a An-na. Ella es una investigadora de IA cuya supervivencia es crucial porque es la única superviviente de un equipo que desarrolló una tecnología llamada Motor de Emociones, que creará una nueva humanidad en un mundo condenado a la destrucción, y es la única persona capaz de llevarlo adelante. También se revela que Ja-in está equipado con el Motor de Emociones, y que rescatarlo y desarrollar el amor maternal es esencial para el comienzo de la próxima especie humana. Sin embargo, en momentos de crisis, recuerdos inexplicables afloran repentinamente, y An-na, quien ha estado investigando la IA emocional, cae en el caos. La trama entra en un bucle temporal con sucesivas reversiones de los personajes.
Con sus impresionantes efectos especiales y personajes cautivadores, este thriller coreano, ambientado en el catastrófico aumento del nivel del mar, tiene un buen comienzo. Pero rápidamente se empantana en una trama excesivamente enrevesada.
Es el tsunami de estas fiestas: encabezando la lista de las películas más vistas en Netflix, este gran espectáculo apocalíptico surcoreano ha devorado a todas sus competidoras. ¿Un éxito merecido? Solo parcialmente. Desde el principio, el suspense crece con la misma rapidez y fuerza que la crecida de las aguas en el complejo de rascacielos donde viven An-Na (la vibrante Kim Da-mi) y su hijo pequeño, ambos instantáneamente creíbles y entrañables. ¿Qué pueden hacer para sobrevivir cuando, tras una lluvia de meteoritos, los océanos del mundo entran en erupción?

lunes, 5 de enero de 2026

“Forrest Gump”, la aventura adulta de un niño grande

¿Qué mejor para comenzar el año que volver a ver uno de los clásicos de la filmografía de Tom Hanks, la genial Forrest Gump? Es una de las mejores películas de todos los tiempos.
Lo justifica más que nunca volver a ver la extraña odisea de este héroe simple y puro. Una adaptación de la novela homónima de 1986 de Winston Groom.
Forrest Gump (1994) fue una película de gran éxito y muy estimada, estrenada en 1994, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks en el papel de un hombre de mente sencilla pero influyente que vive importantes acontecimientos de la historia de Estados Unidos. La historia narra la vida de Forrest desde su infancia, abordando la Guerra de Vietnam, el movimiento antibelicista y el auge de Apple Computers, mientras persigue su amor de toda la vida por Jenny. Ganó varios premios Oscar, incluyendo el de mejor película, y se hizo famosa por frases como "La vida es como una caja de bombones". 
Su éxito radicó en la mezcla de humor, drama, ternura y un recorrido por la historia reciente de los Estados Unidos, a pesar de alguna crítica por su manufactura hollywoodense, siendo considerada una comedia popular imprescindible y conmovedora. 
En resumen, Forrest Gump es un clásico que, según la crítica, triunfó por su corazón, su humor y por entrelazar una historia personal con los grandes momentos de la historia americana, convirtiéndose en un fenómeno cultural y comercial.